Ir al contenido principal

Mother's Finest - Iron age (Epic, 1981)

 

“Too funk for rock, too rock for funk”. Así se definen en su página web Mothers Finest, una banda que, en realidad, no cabe en una sola caja. A lo largo de los cincuenta años que llevan en activo, con sus idas y venidas, han meado en todos los tiestos, unas veces más heavies, otras más funk, otras más blues, siempre roqueando.

Los años 70 fueron el origen y el éxito de la banda. Arrancaron con la década en Chicago (aunque, curiosamente, la mayoría de los miembros eran de Georgia) cuando el cantante Glenn “Doc” Murdock y la voceras Joyce “Baby Jean” Kennedy se juntaron con Jerry “Wyzard” Seay al bajo, Dion Derek a las baterías y los guitarristas Gary “Moses Mo” Moore y John “Red Devil” Hayes. En el texto que acompaña a su antología “Love changes: 1972-1983” lo dejan bien clarito: un sexteto multirracial que rompió las barreras establecidas juntando a dos de los peores gatos blancos de la zona para hacer funk y a cuatro de los más duros músicos negros para patear culos. De hecho, giraron asiduamente lo mismo con The Who, AC/DC o Black Sabbath que con The Commodores o Funkadelic. Así eran ellos.

Consiguieron debutar en falso allá por 1972 con un álbum titulado como la propia banda, sin éxito, lo que llevó a dejar a medias un segundo disco antes de que la compañía (RCA) les diera la patada. Con las ideas claras, siguieron dando vueltas hasta que en 1976 re-debutaron en Epic Records; con sus dos cojonazos llamaron, de nuevo, al disco como la propia banda. Ahí consiguieron cierto éxito con una de sus canciones emblemáticas, Fire. La cascada de discos y singles característicos de aquella época se sucedió con giras en medio. El excelente Another mother further (1977), producido por Tom Werman, Mother factor (1978), donde se cebaron en los sonidos más bailables dejando un poco de lado los roqueros, y el brutal directo Mothers Finest Live (1979) alcanzaron, todos, el disco de oro. Giraron por Europa y se empaparon de los sonidos más duros a ambos lados del Atlántico. 


Cuando arrancó la nueva década, lo tenían claro: más heavy que una tormenta de clavos. Escogieron a Jeff Glixman para producir el álbum, un tipo del que ya hemos hablado por aquí por sus trabajos con Kansas o Paul Stanley. La banda consiguió juntar un puñado de canciones que suenan contundentes sin caer en el copia-pega de los sonidos del heavy emergente: aquí hay canciones de hard rock cargadísimas con el bajo sonando a la par de las dos guitarras, como si fuera una guitarra triple en ocasiones, una batería seca, muy presente, y la voz de Joyce rompiendo la pana. Esa mezcla convierte esta joya en un viaje gozoso por los sonidos de finales de los setenta y comienzos de los ochenta como encontrarás pocos.

El riff que abre el álbum en la inicial Movin’ on te da la pista: melodía, pero con contundencia, ritmo muy marcado con cambios rápidos, una línea vocal contundente y un buen estribillo. Luv drug apenas dura tres minutos y mantiene esa contundencia, algo más apresurado si me apuras, con el estribillo apareciendo tras la primera estrofa en apenas treinta segundos (un single en toda regla), con el coro doblando muy bien las voces (dos cantantes solistas, qué menos) y un breve y correctísimo solo de guitarra. En Rock ‘n’ roll 2 nite arranca ese pedazo de bajo “are you ready to r’nr” que te vamos a dar caña hasta en el carné de identidad, un tema fiestero en el que intercambian punteos y con una parte central en la que Murdock se luce. La batería te anuncia en U turn me on que esto va de rock y hard, un tema que me recuerda muchísimo a Ted Nugent, cantado de nuevo por Murdock, ahora más comedido; sin embargo, quizá la parte solista sea de lo mejor del álbum. Cierra esta cara All the way, donde se luce Joyce de manera superior, ahora como diva blusera. La canción se arrastra en un tempo largo donde encajan un puente muy chulo antes de un estribillo flojete. Hacia el tercer minuto la canción “se para” y muta en un rock seventies.

Ese aroma setentero arranca la cara b con Evolution, una de mis favoritas, donde todo está equilibrado: no pierden la contundencia en el muro rítmico, pero las guitarras suenan más comedidas, menos ásperas, dejando un solo a dos mástiles resultón. Continúan con la vacilona Illusion (c’mon over to my house), tremendo feeling, especialmente por la forma de interpretar de Joyce y, creo, por el acierto con las guitarras, posadas más en el rock añejo que en el “moderno”. Luego llega el solo y aparecen los fuegos artificiales. Time nos hunde un poco en ese rollo soul que tienen; la canción juega con el ritmo que van marcando bajo y guitarras tras la voz principal de Joyce, esta vez en plan black queen. Cuando ya creías que te lo habían dado todo, te arranca la batería de Gone with th’rain y la voz de Murdock y te meten de nuevo en el hard&heavy del momento, incluyendo sus cambios, su buen solazo y el estribillo para corear en directo. Cerrar el disco con la canción más rápida le da un puntazo a la experiencia de escuchar este Iron Age. No es Earthling la más contundente, pero corre como el demonio y tiene un fantástico estribillo y currada instrumental.

El álbum les mantuvo en el mercado y siguieron girando. Sin embargo, vendrían cambios significativos dentro y fuera de la banda que acabó, tras la publicación de One mother to another (1983) con la ruptura temporal (hasta 1989) y diversas aventuras en solitario o en otras bandas de sus músicos. 

La portada y el artwork lo firma Tomas Gonzalez (así, sin tildes): en la portada una especie de robot o ser extraterrestre atravesando una pared (se ve muy claro el logo de la banda en primer plano a modo de escudo); en la contraportada (parece) que el bicho está entre nosotros. La edición que comparto se imprimió en Holanda en el año 81.

Disfrutad de un cañero fin de semana, malditos.










Comentarios

  1. Estupendo disco. No tenía presente a este grupo y, al menos esto que nos has traido, es de nivelazo. El álbum tiene un sonido de hard rock americanizado setentero-ochentero de lo más atractivo. Ya te digo que si lo pillo por ahí a buen precio, se viene a casa. Voy a programarme ese Another mother further que recomiendas. Lo mejor de todo, el cantante, que en la alucinante Illusion me recuerda horrores a Tina Turner y esas guitarras tan acertadas. Un inicio ffvinilero perfecto. A ver el resto de propuestas jejejeje. Un abrazo y feliz finde. KING

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Sospechaba que te gustaría. De los que comento es el más "nuestro rollo", aunque el de Werman suena muy bien. El directo, también, aunque es muy crudo. En fin, otro clavito nuevo viejo en el blog. Un abrazo.

      Eliminar
  2. Super curiosa entrada y disco. A veces parecen dos discos distintos, cuando canta ella o él. Vaya mezcla de funk y rock una década antes que los Living Colour. Me flipa vuestra cultura musical que conocéis estas cosas. Un abrazo

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. En mi caso, es más curiosidad que cultura, de verdad. Aunque igual la frontera entre ambas es muy sutil. Sí, es como tener dos bandas en una. Incluso, creo, en los discos de los setenta se nota más esa dualidad. Y queda muy bien. Un abrazo.

      Eliminar
  3. Mother's Finest es una de las bandas (junto con Triumph y alguna más) que más discos suyos veo en tiendas y mercadillos de vinilos de segunda mano, pero realmente esta portada no la había visto hasta ahora. Mi acercamiento a ellos había sido en canciones sueltas y mi impresión había sido parecida a tu frase de apertura "Demasiado Funk para rockear". Ojo, me encanta el Funk y por supuesto que me encanta el Rock, pero no hay muchas bandas que crucen los estilos y salgan bien parados. Este "Iron Age" me ha sorprendido positivamente, muy rockero, con mucho "rollo" y "mojo", no tan Funk como recordaba. El hecho de estar cantado por dos vocalistas diferentes es un arma de doble filo a veces y salen bien parados. Buen descubrimiento. Un abrazo Manu!!

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Es verdad que algunas portadas suyas son habituales en tiendas de discos y mercadillos. De hecho, este me llamó la atención por la portada, ya ves. Una joyita, en mi opinión. Piérdele el miedo a la banda y bichea en su discografía. Un abrazo.

      Eliminar

Publicar un comentario

Otros crímenes...

Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (1992, Sony)

    Andaría yo haciendo COU cuando le pasé a una amiga/compañera de insti el Senderos de Traición de los Héroes del Silencio , iniciándola en el mundo rockerillo. Pero cosas de la vida, ella evolucionó más rápido que yo y empezó a escuchar cosas más cañeras mientras que yo, siempre ecléctico, me daba por un abanico mucho más amplio de sonidos. Aunque terminó el instituto de vez en cuando nos veíamos por el pueblo y yo, como sabía que sus gustos se habían endurecido, pues empecé a fijarme en música con más músculo y guitarrera, y de grupos nuevos. Por eso me fui a la tienda que frecuentaba en aquellos tiempos de alquiler de CD’s y me llevé este disco para grabármelo, estudiármelo y poder tener algo más en común en nuestro siguiente encuentro. Aquella época descubrí muchos grupos gracias a esa tienda y su dueño, que era más ecléctico que yo y me recomendaba un grupo sueco llamado Talisman al mismo tiempo que el último disco de Babyface . Durante muchos años esa cinta TDK s...

Dio - Dream Evil (Vertigo, 1987)

Pues como en el pasado ya os he hablado aquí de Dio con Vivian Campbell y aquí de Dio con Rowan Robertson , toca que hoy os hable de Dio con Craig Goldy . Además, también completo la serie desde el punto de vista del guitarrista al haberos hablado aquí de su paso por Giuffria y aquí de su obra en solitario. En resumen, que hoy toca comentar el buenísimo –vaya por delante– Dream Evil , disco que sacó Ronnie James después de despedir a Campbell . A su lado, los habituales Claude Schnell , Vinny Appice y Jimmy Bain a los teclados, batería y bajo respectivamente –como sabéis, no estarían en el siguiente álbum– y Craig Goldy a las guitarras, antiguo miembro de Rough Cutt donde coincidió con Claude .    La de Ronnie James y Craig fue una relación peculiar, sin duda. Se conocieron cuando el pequeño vocalista de Portsmouth producía las demos...

Jethro Tull - Crest of a knave (Chrysalis, 1987)

Si conoces la historia que a continuación voy a contar, no hagas espoiler, por favor. Seguro que aún quedan personas deseosas de saber quién ganó un inesperado Grammy en 1989. Supongo que cualquier lector de estas líneas sabe que los premios Grammy intentan destacar lo mejor de distintos géneros musicales desde la perspectiva de la "Recording Academy" de Estados Unidos.  Dada la popularidad y la millonada que se estaba generando con el hard rock y el heavy metal por aquellos años ochenta, los buscabilletes decidieron crear una categoría donde honrar a sus máximos exponentes. Así, en la primera edición competían AC/DC y su Blow up your video, Iggy Pop y su Cold metal, Jane's Addiction con Nothing's shocking, Metallica con ...And justice for all y, claro, este Crest of a knave de Jethro Tull . Una mezcla, digamos, interesante.  La noche en que Alice Cooper abrió en directo el sobre, con Lita Ford a su lado, se detuvo por unos segundos el planeta metal. Alice no podí...

Iron Maiden - Iron Maiden (EMI, 1980)

Si no hace mucho os hablé del primer álbum de Van Halen o del debut en solitario de Ozzy Osbourne , hoy toca traer al blog el primer elepé de los imprescindibles –todos en pie, por favor– Iron Maiden , este igualmente titulado Iron Maiden que acaba de cumplir cuarenta y cinco añitos. Ahí es na. Y, como siempre, cuando presento a un artista o banda y aún más si se trata de su primera obra, toca resumir sus orígenes. Los de la doncella se remontan a principios de los 70, cuando un adolescente del norte de Waltham Forest tan enamorado del fútbol como de la música de Genesis que responde al nombre de Steve Harris decide comprarse un bajo y acaba tocando con amigos hasta crear una banda llamada Influence que no tarda en cambiar su nombre a Gypsy’s Kiss y que pese a ganar un concurso de talentos, no tarda en desaparecer. Entonces, Harris entra en Smiler , cuyos miembros son bastante más mayores que é...

The Kleejos Band -Porvenir (Eriz Music, 2023)

  Esta semana os traigo algo distinto. The Kleejos Band son un cuarteto zaragozano con los huevos pelados de hacerse todo tipo de garitos a lo largo y ancho del estado español, illes Balears incluidas, soltando ante un público que ya les conoce porque repite, o nuevos entusiastas que repetirán, las canciones de sus ya siete discos de estudio.  La historia empezó hace once años con la publicación de " Wind City Haze ", y continua a día de hoy con un doble disco en directo que recoge todo su flipante legado bajo el título de " Live X" .  Kleejos Band dieron un volantazo a su música con su sexto disco (" Maleza" "Milana Musica Records" 2021) en el que dejaron de la lado la lengua de Shakespeare con la que se expresaban y por la que muchos les conocíamos, por la de Cervantes, un riesgo que la banda asumió y que les vio salir victoriosos, ya que el sexto, este " Porvenir " ("Eriz Music" 2023) seguía esa pauta cervantina que con na...

Nocturnus - The Key (Earache 1990)

Imagínate por un instante que estamos en 1990 y el planeta tierra acaba de ser invadido por unos extraterrestes muy cabreados. Sin ninguna duda la banda sonora de la invasión alienígena estaría protagonizada por el álbum 'The Key' de los norteamericanos Nocturnus.  Fundados en 1987 por el batería y cantante Mike Browning (ex Morbid Angel) en las célebres y calurosas tierras de Florida, epicentro del Death Metal mundial por aquella época, Nocturnus fueron unos visionarios, unos adelantados a su tiempo. Me explico.  'The Key' fue su álbum debut, editado en 1990 por la reconocida discográfica británica Earache Records (fundada en 1985), una compañía referente del metal extremo mundial, y que se convirtió casi inmediatamente en una pieza de culto. Si bien no es su mejor disco en mi humilde opinión (lugar que ocupa su segundo larga duración titulado 'Thresholds' (1992), 'The Key' supuso su entrada por la puerta grande en una escena que empezaba a estar en boc...