Ir al contenido principal

The Go-Go’s - Beauty and the Beat (IRS, 1981)


El post de hoy es un caso claro de “arqueología musical”, como decía hace poco el compañero @Alberto Iniesta en su entrada sobre Alamo, es decir, escuchar a un artista, indagar en su carrera y dar con sus inicios, su paso por bandas anteriores o posteriores, etc. En mi caso, podría decirse que fue un caso de “requetearqueología”. A mi me encanta Stevie Nicks, de siempre, y recuerdo que escuché una canción en la radio de una artista que no era Stevie pero, maldita sea, su voz era tan especial y personal como la suya y, además, muy parecida. Me enganchó, e hice todo lo posible por averiguar quién era aquella mujer. Años después me pasó lo exactamente lo mismo con Lana del Rey.

La canción era “Heaven Is A Place On Earth” y la artista Belinda Carlisle. En la radio (qué tiempos aquellos en los que la información no estaba al alcance de un par de clicks) decían que había formado parte a finales de los setenta de una mítica banda compuesta solo por mujeres, y no eran las típicas chicas monas que cantaban lo que otros escribían. No. Tocaban todos los instrumentos y componían sus canciones. Eso me gustó mucho, así que decidí tirar del hilo y averiguar más cosas sobre esa primera banda: The Go-Go’s.

Dar con este disco fue complicado en su momento, así que cuando lo conseguí sentí que tenía un tesoro. También estaba iniciándome en el coleccionismo discográfico y el proceso de búsqueda fue apasionante, supongo que todos vosotros me entenderéis perfectamente ;)



The Go-Go’s y sus comienzos


San Francisco, 1978, concierto de los Sex Pistols. Tres chicas en torno a la veintena, Belinda Carlisle, Jane Wiedlin y Margot Olivarria se conocen y les parece una buena idea formar un grupo. ¿El problema? Ninguna sabía tocar instrumentos, pero eso no las detuvo. Aprendieron rápidamente: Jane la guitarra rítmica, Margot el bajo y Belinda cantaba. Se les incorporó Elissa Bello como baterista y, por último, Charlotte Caffey como guitarra solista, que tenía algo de experiencia, además, componiendo en otros grupos. Primero se llamaron Misfits, pero pronto se rebautizaron como The Go-Go’s. En una entrevista en 2018 aclararon que decidieron ponerse ese nombre porque suena “divertido y refrescante”, y eso era lo que ellas querían hacer: divertirse.

Empezaron a tocar y se fueron haciendo una reputación por la escena punk de Hollywood, aunque a esas bandas que surgieron en aquel momento se las metería después dentro de la “new wave”. Llegaron a ser teloneras de Madness (aparecen en los agradecimientos del disco) e invitadas a hacer una gira con ellos por el Reino Unido. Pero las tensiones empezaron a hacer mella y la bajista y la baterista se fueron, así que buscaron reemplazo y encontraron a Kathy Valentine (bajo) y Gina Schock (batería). Charlotte y Jane asumieron el rol de compositoras de las canciones, y esta sería ya su formación definitiva. Gina era la que tenía más experiencia con su instrumento y les impuso, además, algo más de disciplina en los ensayos, por lo que pudieron mejorar y les vino muy bien que entrara al grupo.

Aunque su fama y reputación como banda seguía creciendo, las compañías discográficas no confiaban en lanzar un disco de un grupo “de chicas” y fueron rechazadas muchas veces, hasta que IRS, un sello modesto pero que decidió arriesgar, apostó por ellas y firmaron un contrato.

Y dieron en el clavo.

Dejo el link de un documental donde se cuentan con detalle los comienzos del grupo. Está en inglés y no tiene subtítulos, pero solo por ver los vídeos de los primeros tiempos y ese pasado punk merece mucho la pena.

Beauty and the Beat


Salió al mercado el 8 de julio de 1981. Fue un gran éxito (ay esos productores discográficos cobardes…) y vendió más de dos millones de copias, además de estar en el número uno durante muchas semanas. Por primera vez un grupo de chicas tocaba, componía sus canciones, llegaba al número uno de las listas, vendía como churros y demostraba que las chicas también saben hacer rock y tener éxito. Las cosas estaban cambiando, y ellas abrieron el camino a muchas otras que llegarían después.

Tuvo una buena crítica en "Rolling Stone", pero a pesar de eso no lo tuvieron fácil ni faltaron los críticos que dijeron que su sonido era facilón, por otro lado la prensa, que en lugar de hablar sobre su música lo hizo sobre su vida amorosa, su forma de vestir, su físico y el hecho de que eran novatas.

Annie Leibowitz las convenció para que se dejaran fotografiar en ropa interior (en lugar de la que ellas habían escogido) para la portada de “Rolling Stone”. Leibowitz era un icono y “Rolling Stone”… era “Rolling Stone”. Se sintieron engañadas y odiaron siempre esa portada. La foto en sí no fue el problema, sino el titular, “Go-Go’s put out” (Las Go-Go’s se lo quitan, se desnudan) un claro doble sentido que probablemente no hubieran hecho de haberse tratado de una banda masculina y con más experiencia. Les sentó fatal.


Portada de "Rolling Stone" agosto 1982


Dos años después lo arreglaron saliendo de nuevo, esta vez bajo el titular “Woman on top” (Mujeres en la cima). Bien por ellos, rectificar es de sabios.


Portada de "Rolling Stone" julio de 1984


El título


Obviamente se trata de un juego de palabras que hace referencia al cuento infantil “La bella y la bestia” (beauty and the beast), pero eliminando la “s” del “beast” queda beat, ritmo, término que también formaba parte del título de una de las canciones del disco y uno de sus mayores éxitos, “We got the beat

La portada


En estilo pop-art azul y rosa se ve una foto de las cinco integrantes del grupo con toallas blancas enrolladas alrededor del cuerpo y como turbantes en la cabeza, mascarilla en la cara, y una de ellas se pinta las uñas de los pies como si estuvieran en un centro de belleza o en un spa. El nombre del grupo arriba a la izquierda en mayúsculas  y el título del disco en cursiva en el centro a la derecha. La foto es de George Du Bose.


Portada

Como anécdota curiosa, para la sesión de fotos pidieron prestadas las toallas a Macy’s (unos conocidos grandes almacenes estadounidenses) y en producción estuvieron muy preocupados y ojo avizor para que no se mancharan, devolverlas y poder pagar la comida para todo el equipo. En fin. Entre otros sitios, lo contaron en Twitter, en palabras de su antigua manager, Ginger Canzoneri:



En la contraportada, de nuevo salen las cinco componentes del grupo, en una composición simétrica de nueve cuadros. De izquierda a derecha, Belinda Carlisle (voz), con una rosa en la mano, Jane Wiedlin (guitarra rítmica) hablando por teléfono, Gina Schock (batería) en el centro con cascos escuchando música, abajo a la izquierda, Kathy Valentine (bajo y guitarra) sirviéndose una copa de champán y a la derecha, Charlotte Caffey (guitarra solista y teclados) lee un libro y come bombones, toda ellas en la bañera y cubiertas de espuma, ahora ya maquilladas y sonrientes.

En los cuadros centrales están los títulos de las canciones en orden, seguidos, sin especificar si están en la cara A o B, sobre fondo rosa-azul, siguiendo el patrón de colores de la imagen de portada.

En el cuadro central abajo, los nombres de los productores, Richard Gottehrer y Rob Freeman, el logo de la discográfica y el año, 1981.


Contraportada

Mi edición es la americana de 1981.

La funda del disco y las letras


En uno de los lados se repite el mismo patrón de la contraportada, con el diseño de nueve cuadros y salen ellas, de nuevo, en el mismo orden que en la contra, esta vez con un texto con su nombre y el instrumento que tocaban. Los créditos del disco están en los cuadros superior e inferior.



Funda

Al darle la vuelta nos encontramos con las letras, en el orden en que aparecen en el disco, con la atribución de cada una de las autoras en cada una, y en la parte de abajo a la derecha, de nuevo vuelven a remarcar “All selections written by The Go-Go’s” (todas las canciones escritas por The Go-Go’s).

Debajo, los agradecimientos. El primero, para el influyente disc-jockey de Los Ángeles Rodney Bingenheimer, que las apoyó difundiendo su música en su emisora, el segundo para Madness, que se las llevó de gira con ellos, dándoles así una de sus primeras oportunidades, y por último, a The Specials, porque su cantante, Terry Hall escribió junto a Jane Wiedlin el éxito “Our Lips Are Sealed”.


Vinilo


Detalle de etiquetas

Las canciones


Prácticamente todas son de tono alegre y ese sonido surfero California que a ratos trae a la mente el de los Beach Boys. Trata sobre lo que hay bajo la superficie de la música pop y recuerdan a su ciudad, Los Ángeles, donde el punk gobernaba las calles por la noche.

"Tonite" captura la euforia de navegar por Hollywood Boulevard, donde la banda "se viste de gala / y se equivoca / deja atrás nuestras preocupaciones". "This Town" profundiza en el glamour de la ciudad. "Todos somos soñadores, somos todas putas / estrellas descartadas, como autos gastados", canta Belinda, justo antes de un solo de guitarra de Kathy: "Apuesto a que vivirías aquí si pudieras / Y ser uno de nosotros", se burla, ofreciendo una emocionante muestra de su libertad.

En "Lust to Love" (una de mis canciones favoritas de ellas) Belinda muestra sus vulnerabilidades para hacer una crónica de la transformación de un coqueteo casual a un prisionero enamorado. Más tarde, en "Fading Fast" (otra que me encanta), el hechizo de amor se rompe después de demasiadas mentiras. Mientras sus compañeras de banda amortiguan su devastación con armonías tristes, Carlisle sostiene su corazón roto en las manos y mira hacia adelante con firmeza y resolución.

El disco concluye con un mantra: "No se puede detener el mundo / No dejes que te detenga". Esta canción fue escrita por Kathy Valentine para un grupo anterior, The Textones,  y la canción no trata tanto del optimismo como de comprender su propio potencial, un recordatorio de la determinación que impulsó la creación de la banda.

Cuenta Belinda en sus memorias Lips unsealed: a memoir que cuando escucharon el resultado final todas juntas lloraron porque “nos pareció muy pop y en el estudio pensamos que estábamos haciendo un gran disco punk”. Les preocupaba perder sus raíces punk por la nueva corriente pop, pero cuando leyeron buenas críticas se les pasó un poco el disgusto.

Los sencillos que extrajeron fueron “Our Lips Are Sealed”, “We Got the Beat” y “Automatic”.

Our Lips Are Sealed



Single "Our Lips Are Sealed"

Fue el primer single y uno de sus grandes éxitos. Escrita por Jane Wiedlin y el cantante de The Specials, Terry Hall, que estaban teniendo un lío en aquel momento y se hablaba, se rumoreaban cosas… así que decidieron escribir una canción haciendo un corte de mangas a todos los cotillas con un mensaje clarísimo: nuestros labios están sellados.

"¿Puedes oírlos? / Hablan de nosotros / Cuentan mentiras / Bueno, eso no es una sorpresa/¿Puedes verles? Mírales de frente/No tienen defensa/Ni secretos que revelar"

A mí me encanta, es una canción que me da un subidón tremendo, y es ideal para dedicársela a todas esas personas tan aficionadas a criticar y cotillear… doesn't matter what they say, in the jealous games people play (no importa lo que digan, son los celos de la gente)




We Got The Beat



Single "We Got the Beat"

Si hay una canción de las Go-Go’s conocida, junto con la anterior, es esta. Comienza con un solo de batería de Gina muy potente, que da paso al bajo de Kathy y a la guitarra de Charlotte, con un aire playero-surfero de los 60 irresistible. Es sonar las primeras notas y entrarme ganas de estar en la playa haciendo surf (a pesar de que jamás lo he hecho xD). Tiene un ritmo contagioso y en los escenarios las liaban buenas cuando la interpretaban. Da buen rollo y positivismo, lo tiene todo. No hay nada como ponerse esta canción por la mañana e irse a trabajar con las pilas bien cargadas.

Aquí en 1982


Y aquí unos cuantos años después, tocando en Central Park en 2001, divinas ellas


Automatic


Compuesta por Jane Wiedlin, tiene un tono algo menos alegre que las anteriores, aunque el mismo ritmo y estilo surfero. La letra habla sobre el sexo casual, automático, (It's all automatic/No thought/Automatic; Todo es automático/Sin pensar/Automático)

Aquí una interpretación de esta canción de 1981 en Los Ángeles:


Conclusión


Estas chicas abrieron el camino a muchas otras mujeres que querían dedicarse a la música y que las tomaran en serio. Demostraron que podían hacerlo bien y tener éxito, con tesón y ganas. Sacaron otros dos discos de estudio, en 1982 y 1984, para después separarse unos años y centrarse cada una en sus carreras en solitario o con otras formaciones, pero en 1990 volvieron a reunirse. Después han tenido encuentros y desencuentros, movidas y líos (¿qué grupo no los tiene?) pero lo más importante es que nunca han dejado de hacer lo que más les gusta: música.

Por cierto, que Stevie Nicks estuvo relacionada en cierto modo con Belinda, ya que su productor, Rick Nowells, estuvo a punto de ofrecerle que cantara uno de los temas de aquel segundo disco que yo escuché en el 88 y me llevó a investigar sus orígenes en la música. También es el productor de Lana del Rey, y curiosamente las tres tienen una voz que suena similar, muy característica y con una gran personalidad. ¿Casualidad? No lo creo. Rick tiene muy buen ojo ;)

Comentarios

  1. Me lo apunto. Lo escribes todo tan bien que dan ganas de comprar el disco sin tan siquiera haberlo escuchado. A ver qué tal le sientan estas chicas a mis neuronas. Saludos.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. ¡Gracias! Jajaja, antes comprábamos los discos casi a ciegas, habiendo escuchado, como mucho, los sencillos que habían sonado en la radio, ahora eso es imposible, con tanta plataforma digital, que creo que es algo muy positivo, pero tenía su encanto llevarte a casa un disco, ponerlo y encontrarte con alguno de esos que decías “es que no le sobra ni una nota”.

      Este disco es, en mi opinión, el mejor del grupo, aunque ellas por separado han hecho cosas muy interesantes, todas ellas. ¡Buen fin de semana!

      Eliminar
  2. Da gusto aprender de música en este sitio, siempre lo digo aún a riesgo de sonar brasas, pero es que es verdad. Consigues que entren ganas de escuchar al grupo sin haber oído nunca hablar de ellas. Les daré una oportunidad a ver si me sorprenden, y un lujazo tu entrada como viene siendo habitual. Saludoss!

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Muchas gracias, Alberto. Lo que es un lujazo es poder aprender tanto de tantas personas que aportan a este blog. Espero que te sorprendan estas chicas ;) ¡Un saludo!

      Eliminar
  3. Qué bien escribes cabrona.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Desde el amor más sincero y la envidia más cochina posible, ojo.

      Eliminar
    2. Pues muchas gracias, desde el amor más cab... esto sincero :P

      Eliminar

Publicar un comentario

Otros crímenes...

Firehouse - Firehouse (CBS, 1990)

El pasado 5 de abril falleció el cantante de Firehouse, Carl Jeffrey Snare, por un fallo cardíaco en un proceso cancerígeno que le había llevado unos días antes a pasar por un quirófano. Además de ser un seguidor fiel de la banda, les he visto dos veces en directo; una de ellas la recuerdo con especial felicidad por lo que disfruté (tocaron junto a unos fantásticos TNT).  Casualmente, la semana pasada en este blog hablaba, en los comentarios de un post, del legado de algunos músicos más o menos desconocidos por el "gran público" comparándolo con otros del mismo o menor valor idolatrados, quienes reciben homenajes y se les dedican calles. Con esa reflexión me quedé enganchado. Al repasar la discografía de Firehouse, me di cuenta de algo obvio: existen músicos que han dejado un legado en nosotros. Da igual lo importante que sean más allá de nuestras orejas. Nos pertenecen. Y C. J. Snare es, para mí, uno de esos músicos. Desde este debut que hoy comparto su voz me ha acompañ

Transvision Vamp - Velveteen (MCA, 1989)

    Os voy a hablar de un plástico que ya apareció por el blog allá por el año 2012. Pero visto que se le dedicaron escasamente 10 renglones y no tiene comentarios, creo que pasó sin pena ni gloria, por lo que no creo que haya problema en que lo traiga un viernes de forma rápida y con alevosía casi nocturna. Disco publicado en 1989 que se vendió como una mezcla de pop (mucho), rock (poco) y punk (pinceladas) y que tuvo buenas cifras de venta, sobre todo gracias a su canción bandera, el “ Baby I don´t care ”. Producido el alemán Zeus B. Held y el británico Duncan Bridgeman de forma bastante aséptica.    A mitad de los 80 el guitarrista Nick Sayer se encontró con Wendy James y vio en ella la canalizadora perfecta para sus letras: comprendió que el sex appeal de Wendy y sus berridos casaban perfectamente con sus gamberras composiciones. De Brighton se mudaron a Londres y allí reclutaron al batería Pol Burton (en este segundo disco no forma parte de la banda) y a dos músicos

KISS, Ace Frehley – Ace Frehley (Casablanca-1978)

En el pueblo de Sharon, ubicado en el condado de Litchfield, al noroeste del estado de Connecticut, se levanta una imponente construcción de estilo renacentista italiano conocida como la mansión Colgate. Se trata de un capricho de Romulus Riggs Colgate –nieto del creador de la empresa de perfumes y jabones que todo el mundo relaciona con la pasta de dientes–, su esposa Susan y el prestigioso arquitecto J. William Cromwell Jr . Y aunque algunos os preguntaréis qué tiene que ver eso con el álbum que hoy os traigo, si seguís leyendo – clickbait de campeonato– veréis que fue determinante.    Lo primero será justificar esta entrada. Hace algunas semanas ya os hablé del primer disco en solitario de Paul Stanley y Manu lo hizo incluso antes del de Gene Simmons . Pero, como veo que nadie se anima, hoy os traigo el primer álbum en solitario de Paul Daniel Frehley –también conocido como Ace Frehley

Varios - Rock Del Manzanares. Visca El Rollo Vol. 2 (Chapa Discos, 1978)

Si no conocéis el significado de la palabra “tronco”, “pasota”, o no sabéis lo que es ser un “enrollao”, quiere decir que sois insultantemente jóvenes. No solo la generaci ó n "Z"  tiene su propio lenguaje. Cada generación ha tenido también una manera de expresarse, y hoy nos acercamos con este disco a finales de los años 70. Una época marcada musicalmente en España por una corriente que se denominó “Rock Urbano”. Aunque, como con cualquier tipo de etiqueta, nos podemos encontrar dentro de este saco grupos de muy distinta índole o con diferentes influencias, por lo general compartían una estética (musical y visual) muy particular, y sobre todo, una actitud vital marcada por las circunstancias sociales de la España de finales de los 70. Como con cualquier etiqueta que se otorga a un movimiento musical, donde muchas veces el mero hecho de nacer en una determinada época o cuidad te hace merecedor de esta etiqueta, se pueden encontrar dentro de este saco una mezcla de estilos q

Yes - Close to the edge (Atlantic, 1972)

Esta semana traigo el  Close to the edge del grupo británico Yes, quizá mi álbum favorito de la banda. Porque una obra maestra así debe formar parte de nuestra Comunidad. Complejo, diverso, inspirado, con ejecuciones instrumentales casi perfectas, con una historia que contar. Uno de esos discos, a mi gusto, imprescindibles, por calidad y por ese espíritu de superación constante, minuto a minuto, esa capacidad de sorprender. Quinto de Yes , editado en 1972, con Steve Howe a las guitarras, Jon Anderson a las voces, Bill Bruford a la percusión, Chris Squire al bajo y Rick Wakeman a los teclados. La mayor parte del trabajo compositivo recae en Anderson y Howe, pero toda la banda pone su sello en los apenas tres cortes que conforman el álbum. Poco después de terminar las grabaciones, el baterista Bill Bruford abandonó la banda obligando a los demás integrantes a encontrar un suplente antes de comenzar su nueva gira en los Estados Unidos. La que ocupa toda la cara A, la propia Clos