Ir al contenido principal

Brian May + Friends - Star Fleet Project (EMI, 1983)


 


Cuando descubrí la existencia de este disco, no podía creer que dos estrellas de la guitarra como Brian May y Eddie Van Halen pudieran estar juntas en un mismo estudio grabando canciones. Es como si los astros se hubieran alineado de forma milagrosa y estos dos “guitar heroes”, semi-dioses de las seis cuerdas, se hubieran encontrado en algún lugar del espacio-tiempo en una dimensión invisible para el resto de los mortales. Cuando uno es joven tiende a idealizar a sus ídolos, y a verlos como seres de otro mundo. Son los “héroes que te miran desde la pared”, como decían Barón Rojo en “Siempre estáis allí”. Con el tiempo se suele banalizar algo más a nuestros músicos favoritos, y a verlos de manera más humana. Sí, son seres humanos, pero no son como nosotros. Seamos realistas. No hay muchos como ellos. Por eso son especiales. Son dos tipos que han hecho historia en el rock, dos de los guitarristas más importantes de todos los tiempos. Cada uno con un estilo diferente, y con una declarada admiración mutua.

Hoy me voy a centrar fundamentalmente en Brian May. Es uno de mis guitarristas favoritos, y el guitarrista de mi banda favorita, Queen. Aunque, por supuesto, también reconozco la importancia de Eddie Van Halen en la evolución de la guitarra eléctrica. Aunque esto una obviedad.

Lo del encuentro entre ambos tiene poco de místico. Tras dos discos publicados por Queen (“The Game”, 1980, y “Hot Space”, 1982), en los que la guitarra de May y sus inclinaciones musicales habían perdido protagonismo en el sonido del grupo, Brian May se encontraba en Los Ángeles, tras la gira del nombrado “Hot Space”, y estaba completamente desmotivado. No se encontraba para nada identificado con el sonido del grupo. Desde el disco “The Game”, habían surgido dos facciones en Queen. El dúo Roger Taylor / Brian May, más afines a los sonidos rockeros, y el de John Deacon / Freddie Mercury, que se acercaron sin complejos a los sonidos funk y disco. Estos últimos son los que finalmente ganaron el duelo de estilos (con la complicidad del productor de los últimos discos de Queen, Reinhold Mack). Así que Brian May, desencantado con el rumbo que había tomado Queen, necesitaba una dosis de rock y blues “auténtico”. Quería volver a esas sensaciones de tocar rock con sus amigos. Blues-rock crudo, básico, sin grandes aspiraciones, en plan “jam session”, simplemente para divertirse, para volver a sentir esa motivación por tocar su guitarra. Y estando en Los Ángeles se le ocurrió la genial idea de llamar a su amigo Eddie Van Halen, que se apuntó sin dudar a esta aventura.


El proyecto nació inicialmente con la idea de versionar una canción de una serie de ciencia ficción japonesa (“Star Fleet”) de la que su hijo era aficionado, a modo de regalo para él.

Video Star Fleet

La canción que completa la cara A es una canción que May tenía guardada desde hace algún tiempo: “Let me out”, con un claro toque blues rock que no encajaba con el repertorio de Queen. Como curiosidad, a Freddie Mercury no le gustaba nada el blues (aunque llegaron a grabar un blues a la manera de Queen, titulado “See What a Fool I’ve Been” en 1973, y otra canción cercana al blues en su disco “Jazz”: “Dreamer’s Ball”, pero poco más).

La cara B es una auténtica “Jam Session”, grabada en una toma. Una estructura de blues clásico, en la que se van repartiendo el protagonismo los dos guitarristas. Una grabación realizada sin correcciones de estudio, tal y como surgió de estas sesiones.  De hecho, podréis escuchar como al amigo Eddie Van Halen se le rompe la cuerda de la guitarra en uno de sus solos (si estáis atentos a la canción lo vais a notar). Qué maravilla escuchar a estos tipos haciendo blues, en una sesión de amigos, simplemente para divertirse. Ese era el objetivo de este disco. Sin más. Y el resultado no puede ser mejor.

Pero claro, casi que las canciones son lo de menos. Lo más interesante (al menos para mi) es escuchar esas guitarras, con diferentes estilos, haciendo auténticas viguerías. Brian May, con sus armonías grandilocuentes, solos hiper melódicos, y ese sonido inconfundible. Precisamente ese sonido de la guitarra es lo único que este disco tiene en común con Queen. Por lo demás, nada que ver. Por otro lado, la velocidad, los armónicos, los bendings, y el finger-tapping de Eddie Van Halen en su máximo nivel.

Si alguien no está familiarizado con estos términos, aquí os dejo esta maravilla de video donde un tipo se ha molestado en grabar su versión de la canción “Star Fleet”, imitando a la perfección el estilo de cada uno.

Star Fleet Version Guitar

Por cierto, el tema de la cara B se titula “Blues Breaker” como homenaje a Eric Clapton, y a uno de los discos de blues que marcó a toda una generación de guitarristas en Inglaterra a finales de los 60: “Blues Breakers”, el disco que John Mayall grabo junto a Eric Clapton.



Pero sería injusto no nombrar al resto de músicos: Alan Gratzer, baterista de Reo Speedwagon, Phil Chen, por entonces bajista de Rod Stewart, y un tipo al que todos conocéis, aunque no os suene su nombre: Fred Mandel a los teclados.

Fred Mandel era el teclista que había acompañado a Queen en la gira de Hot Space (por cierto, era la primera vez que Queen usaban un teclista en directo). Y sobre todo, es famoso por ser quien toca los teclados en una de la canciones más populares de Queen: “I Wanto to Break Free”. Él es quien toca esa famosa intro de sintetizador (en la versión single), y, lo más sorprendente: el solo de la canción es suyo. Él es quien toca el sintetizador en ese famoso solo (si, yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que no era una guitarra, sino un sintetizador). Lo cierto es que la casa de discos quería con urgencia una demo del single del disco “The Works” (1984), y Brian May no estaba por allí para hacer el solo de guitarra, así que Mandel imitó con gran acierto la guitarra de May con el sintetizador. Y así quedó ya para la historia.


Para acabar, quisiera simplemente dar algunos apuntes sobre ese sonido tan peculiar de la guitarra de May. Como muchos sabréis, es una guitarra que él mismo fabricó junto a su padre, con materiales caseros: muelles de una Mobilette para el vibrato, una madera de encina para el cuerpo, el dintel de una chimenea para el mástil, la palanca del vibrato sale del motor de una lavadora, incluso los circuitos eléctricos,… todo de fabricación casera. Excepto claro, las pastillas. En realidad, sí que fabrico sus propias pastillas inicialmente, pero el sonido era tan débil que acabo comprando unas pastillas comerciales (lo único que no es de fabricación casera en su guitarra). En concreto unas Tri-sonics de la marca Burns.

A pesar de lo que puede parecer, su guitarra “Red Special” es una guitarra semisólida, es decir, que no es maciza completamente, sino que tiene unas oquedades en el cuerpo que crean unos armónicos característicos en el sonido de las cuerdas. Al contrario que muchos otros guitarristas, Brian May buscaba expresamente esos armónicos, que suelen molestar a la mayoría de los guitarristas (ya que pueden provocar acoples con los amplificadores).

Aunque mucha gente piense que ese sonido tan especial está completamente originado por la fabricación artesanal de la guitarra, en realidad la mayor parte se debe al equipo utilizado por May para la amplificación, y los efectos. Su sonido está basado (de manera simplificada), en el uso simultáneo de tres amplificadores Vox AC30 (de válvulas). Los dos laterales son utilizados con efectos básicos de la guitarra (en estéreo), y el central lleva su característico “Booster” de agudos, el principal causante del sonido tan particular de su guitarra. A eso hay que sumar que no utiliza púa para pulsar las cuerdas, sino una moneda de 6 peniques. Para los más interesados, tenéis abundante información por internet si queréis más detalles técnicos.

La verdad, viendo lo bien que explica Brian May en la contraportada del disco las circunstancias de esta grabación, podía haberme ahorrado algo de la reseña.




Espero que lo disfrutéis.

 

Album Completo Youtube

 

 

Un saludo,

Ruben Diskobox

 Ivoox 

Facebook

Twitter


Comentarios

  1. Siempre me pareció una puta locura, una excentricidad de músicos aburridos. Pero qué bueno, oye. Ese intercambio de solos y punteos de dos glorias del rock. Antes (de internet) creía que el tema principal era parte de una banda sonora. Lejos no iba, claro. Se nota que tienes estudiado a May, menudo repaso guapo has dado a su estilo. Un saludo vinilero.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Gracias. Sí, se nota que es uno de mis guitarristas favoritos. Hace tiempo que quería dedicarle una entrada. Le verdad, es una gozada escucharles improvisar. Me los imagino tocando en el estudio, y disfrutando de una sesión entre amigos, sin presiones comerciales. Qué bueno que esto lo dejasen grabado para la posteridad. Un saludo, y gracias por comentar.

      Eliminar
  2. Qué tiempos. Tenía 17 años y por entonces estaba metido en AC/DC, Maiden, KISS... acababa de descubrir a Ozzy y a Rainbow y ni me interesaban Queen ni conocía a Edward Van Halen (le descubrí un año más tarde). Recuerdo que encontré este vinilo por primera vez en el Corte Inglés, en una cubeta con numerosos ejemplares. Por una parte, no me parecía correcto pagar el precio normal por un disco con tres canciones y por otra, el ver tal cantidad de copias me hizo pensar que era una mierda que nadie compraba. Ya veis qué ojo clínico tenía. Si pudiese volver atrás, me lo llevaría a casa sin dudarlo. En resumen, una entrada supercompleta para un vinilo con un valor documental incuestionable. KING

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. En realidad tenía 16 años, pero es lo de menos en lo que respecta a la entrada, el disco y lo que me ha provocado jajajaja

      Eliminar
    2. No te preocupes, ese "ojo clínico " lo hemos tenido todos alguna vez. Cuantos discos han pasado por mis manos que por desconocimiento o por estar metido en otros estilos no he comprado en su momento, y me he arrepentido después. Lo cierto es que me parece un documento único. No es fácil encontrarse discos (al menos oficiales) donde los músicos toquen simplemente por divertirse, y además dos guitarristas legendarios como estos. Un saludo, y gracias por comentar.

      Eliminar
  3. Bueno, la canción del título no me llama mucho la atención, la verdad. Mucho mejor los dos cortes que tienen toda la pinta de jam sessions, apestando a blues por todos los lados, con dos maestros de la guitarra, cada uno con su estilo, picándose y complementándose. Eso sí es canela fina. Un saludo

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Si, la canción del título en realidad fue la excusa. Lo más interesante es escuchar a dos grandes en acción, volviendo a sus raíces, y disfrutando con un "jam" entre amigos. Me alegro de que te haya gustado. Gracias por comentar.

      Eliminar

Publicar un comentario

Otros crímenes...

a-ha – “Hunting High And Low” (Warner Bros Records, 1985)

Hay dos canciones cuyas diez primeras notas de sintetizador tienen un sabor inequívoco y 'auténtico' a años 80. Una es “ Just Can’t Get Enough ” de Depeche Mode (‘p a-pa-pa-pa-pa-pa-pam ’…) y la otra es “ Take On Me ” de a-ha (‘ ta-na-na-na-nanana ’…), el grupo protagonista de este #FFVinilo, titulado “ Hunting High And Low ”, donde venía incluida.   Me hace ilusión traerlo, además, porque es un disco especial para mí. Fue el primero que me regalaron, corría el año 1988 y en mi clase del colegio se hizo el típico “amigo invisible” al final del curso, como despedida, pues al año siguiente empezábamos el instituto y nos separábamos después de muchos años juntos en la educación general básica. En aquel momento yo era fan acérrima de estos noruegos, como solo puede serlo una adolescente en plena edad del pavo. Y mi “amiga invisible” me regaló este disco, cosa que yo le agradecí eternamente porque, como digo, era seguidora incondicional del grupo, y también porque, como ya he ...

Stevie Wonder - In square circle (1985, Tamla Records)

    Voy a compartir con vosotros uno de los LPs de mi colección con una portada más vistosa o curiosa. No es que sea, musicalmente hablando, uno de mis favoritos. Pero bueno, esa portada en 3D y el libreto en plan CD pero a tamaño de vinilo, son fantásticos. A sus 35 años, en 1985, Stevie Wonder publicó este disco. Todos conocéis más o menos su historia: éxitos en los años 60 siendo un niño prodigio. Lo rompió en los 70 editando varios clásicos. Y a principio de los 80 tuvo su época dorada en ventas: “ I just called to say I love you ” de la película La mujer de rojo fue todo un éxito, como su colaboración en el “ We are the world ”. Con este disco ganó en los Grammys del 86 la categoría de Best Male R&B Vocal Performance vendiendo más de 4 millones de copias a nivel mundial, la mitad de ellas en USA. En este disco, Mr. Wonder , reservó la cara A para las canciones de amor y la cara B para las que tenían un contenido más político o social.   “ Part-time lo...

Warlock - Burning the witches (Mausoleum records – 1984)

Amigos del vinilo, metidos ya en plena canícula –cómo me gusta utilizar palabras raras y eso que soy de ciencias– voy a dedicar mi entrada de hoy al debut del grupo de Doro Pesch . Porque sí, aunque evidentemente Warlock nació como banda y la la diminuta vocalista de Düsseldorf era principalmente su frontwoman , lo cierto es que su carisma y su fuerza –además de su continuidad en el tiempo al frente del proyecto– la acabaron convirtiendo su parte más visible e identificable. De hecho, Doro ha construido su carrera con esos cimientos y el recuerdo de sus compañeros se ha ido difuminando entre la bruma del tiempo. Total, que tras pasar por numerosas bandas underground , el batería Michael Eurich , el bajista Frank Rittel , los guitarristas Peter Szigeti y Rudy Graf y la pequeña Dorothee –que por entonces contaba 18 años– fundan oficialmente Warlock y consiguen su primer contrato con el sello Mausoleum , que pone en las tiendas este sem...

Carlos Santana - "Europa" (CBS, 1976)

Es imposible no identificar esta canción con solo escuchar las cinco primeras notas. A pesar de ser instrumental es tan conocida que cualquiera con un mínimo de cultura musical podría “ cantar ” y reconocer las notas iniciales ( tan-tan-na-na-na-nanananá-tanananá…. ). Y cualquiera con un mínimo de sensibilidad también notará cómo se le eriza el vello. Es una melodía que llega al alma, triste y melancólica, una guitarra que habla y llora, que nos cuenta una historia y, sin necesidad de palabras, solo con las notas de la guitarra es fácil de entender. Pero veamos qué hay detrás de ella. Vamos a desnudarla y a comprenderla.

Dare - Out of the silence (A&M, 1988)

  Darren Wharton era un mocoso cuando tocó los teclados en el Chinatown de Thin Lizzy, allá por 1980. Acababa de cumplir 18 años. Se mantuvo en la banda los dos siguientes álbumes, Renegade (1981) y Thunder & Lighting (1983) curtiéndose en los escenarios con Scott Gorham, John Sykes, Brian Downey, Snowy White y, por supuesto, Phil Lynott, en cuyo álbum en solitario de 1982 también tocó. Años después del final de Thin Lizzy formó su propia banda, a la que llamó Dare por consejo de Lemmy Kilmister; en algún lugar de Alemania, en medio de la última gira de "los Lizzy" le sugirió el nombre. El grupo sufrió numerosos cambios hasta llegar a este debut de 1988.  La voz de Darren Wharton y la guitarra de Vinny Burns comandan este álbum sin relleno que juega entre los sonidos AOR de la época, el hard rock melódico y cierto aroma celta en algunos pasajes, con protagonismo absoluto de sintes y teclas en la mezcla final. Junto a ellos, Brian Cox a los teclados (labor que compa...

The Replacements - Let it be (1984, Twin/Tone Records)

..."Let it be" es un disco más versátil que las dos referencias precedentes, más amplio y expansivo sónicamente... Por Jorge García . En 1984  The Replacements  lanzan  "Let it be" , su tercer disco y como ha demostrado el paso del tiempo, el más popular que publicase nunca la banda de Minnesota. Con "Let it be" el grupo afronta nuevos retos sónicos y estilísticos, encaminan sus pasos hacia un sonido menos rugoso y pesado, buscan más matices y pierden en fiereza, o tal vez lo que hacen es encauzarla dentro de unos parámetros más amplios . Con todo ello, "Let it be" es un disco más versátil que las dos referencias precedentes, más amplio y expansivo sónicamente y con una importante progresión en lo referente a los textos, que se muestran más afilados y trascendentes. Cierto que pierde en fiereza y aceleración, pero aquí descubrimos una capacidad milagrosa para la composición de melodías por parte de  Paul Westerberg , que también parece encontrar...