Ir al contenido principal

Smash - We come to smash this time (Philips, 1971)

 



Creo que la muerte de Antonio “Smash”, anunciada el pasado 5 de enero, ha pasado demasiado desapercibida en los medios. Soy de los que piensan que Smash es uno de los grupos mas importantes de la historia de la música popular española, pero que su (creo) escasa popularidad no se corresponde con el nivel de reconocimiento que merecen.

Ya pasó por aquí su primer disco, el mítico “Glorieta De Los Lotos”, cuya reseña ya describía de manera precisa y perfectamente detallada parte de la historia del grupo, y daba pistas sobre sus señas de identidad musicales, y también algunas de las razones del porqué son una de las bandas mas importantes del rock nacional. Así que voy a intentar aportar algunos datos, y algo de contexto adicional para entender la importancia de esta banda.

Nacieron en el underground sevillano, a finales de los sesenta, tutelados por un personaje que seria fundamental en la historia del rock andaluz: Gonzalo García Pelayo. El mismo que luego sería director de cine, jugador en casinos, productor, y fundador del sello Gong, donde se publicarían discos de, entre otros, Eduardo Bort, Gualberto, Granada, o los míticos Triana. Fue el sello que dio salida a lo que se denominó “rock andaluz”. Un movimiento que tiene como máximos exponentes a Triana, pero del que Smash es considera como el grupo precursor. Pero no nos adelantemos.

Por entonces, Antonio García Pelayo regentaba un bar llamado “Dom Casino”, frecuentado por músicos sevillanos, y al que también acudían militares de las bases de Rota y de Moron, que iban al local con sus discos americanos, que se pinchaban en el local. Al igual que la radio de la base de Rota, las bases americanas fueron el punto de entrada y la influencia fundamental para que los músicos locales se empaparan de los grupos extranjeros que estaban por entonces revolucionando el sonido del rock: Cream, Hendrix, Frank Zappa, Pink Floyd, King Crimson, …

Dentro de ese ambiente es donde nace Smash: con Gualberto (Guitarra), que venía de “Los Murciélagos”, y con Julio Matito (bajo y voz) y Antonio Rodríguez (batería), provenientes de “Foren Dhaf”. Animados por Antonio García Pelayo, éste se convierte en su manager, y además les presta el material y los instrumentos, pertenecientes al grupo Gong, del que García Pelayo era manager, y que se habían separado recientemente (el nombre del sello que luego fundó venia del nombre de este grupo). El danés Henrik Liebgott (guitarra) se les unió justo antes del concierto que los llevaría a ganar el Festival de grupos del Estrecho, en 1969.

Comenzaron haciendo versiones de los Rolling Stones, o de Hendrix, pero poco a poco su música fue convirtiéndose en una mezcla particular de difícil clasificación. Evidentemente, en sus influencias estaban Hendrix, Zappa y Cream, pero, además, y esta fue una de las grandes particularidades del grupo, también había una “libertad creativa” que hacía de la música de Smash una especie de “caos maravilloso”. No solo en directo, sino en el propio estudio, el grupo se inclinaba por las improvisaciones, y en numerosas ocasiones, por la experimentación. Hasta el punto de que incluso antes de grabar alguna toma en el estudio, ni siquiera se ceñían a estructuras cerradas, o a temas exactamente definidos. Esta era parte de la magia del grupo. Porque para ellos, la música que hacían no era solo arte, o canciones. Era una forma de vida, una forma de “expresión vital”. Hay que entender el contexto. Ser “melenudo” en la España de finales de los 60 era una forma de expresar tus convicciones, una forma de situarte desde un punto de vista social et ideológico. Y el grupo Smash tenía también mucho de ideológico, hasta el punto de que el grupo publicó, lo que ellos llamaron, el “Manifiesto de lo borde”. Por favor, ampliad la imagen y leedlo:


Las influencias más vanguardistas del grupo venían de Gualberto, quien había vivido en EEUU, y había asistido al mítico concierto de Woodstock. Por cierto, era el único que hablaba inglés con cierto nivel. Empezó tomando el rol de cantante, pero luego fue Julio Matito quien se puso a las voces.

Firmaron por el sello Philips, y grabaron sus dos únicos LPs: “Glorieta de los Lotos” y “We come to smash this time”, en los estudios del propio sello, en Madrid, donde se les dio total libertad para desarrollar sus ideas.

Aunque se encuadre en numerosas ocasiones a Smash dentro del “Rock Andaluz”, personalmente me es imposible poner una etiqueta a este grupo. Me niego a hacerlo.



Repasando las canciones una a una, el disco empieza con un Hard-rock frenético y salvaje en “Well, you know”, para luego pasar a la delicadeza de un clavicémbalo (tocado por Gualberto) en la balada “First Movement”, subrayada por un órgano Hammond y con un emocionante solo de guitarra. Después llega una de las razones para considerar a este grupo como pionero: “Behind the Stars”. El sonido de un sitar (Gualberto) y un “quejío” flamenco por interpretado por “El Lebrijano” (en el canal derecho), se mezcla con el sonido de percusión de una tabla hindú (Gualberto), mientras se escuchan sonidos psicodélicos por el lado izquierdo. ¿Quién hacia esto en 1971 en España? Nadie, solo ellos.

Llegamos a uno de los himnos del grupo, y que da titulo al disco: “We come to Smash this time”. Esta vez venimos a golpear, de estribillo repetitivo y pegadizo, que fue el single promocional del LP, y cuya cara B fue la siguiente canción, “My funny girl”, de aire claramente Folk. Lo mejor de esta canción es como se mezclan el sonido de la guitarra acústica (laso izquierdo) con los de guitarra eléctrica (canal derecho). Y es que se nota que Smash también escuchaban a Crosby, Stills, Nash & Young.

“Don’t be sad, baby” permite al grupo adentrarse en el terreno del blues-rock psicodélico. Atentos al bajo de Julio Matito y la batería de Antonio. La canción pega un acelerón en el minuto 2:05, acabando de forma frenética, para enlazar con la obra cumbre del disco: “Fail Safe”.

Si tuviera que poner solo una canción del disco para definir el sonido de Smash en esta época seria ésta. Este es el “caos maravilloso” del que os hablaba antes. Improvisación salvaje de mas de diez minutos, donde cada musico tiene tiempo de mostrar sus habilidades. Desde la batería de Antonio, hasta los solos salvajes de las guitarras. El bajo de Matito también esta muy presente, pero es sobre todo su voz distorsionada lo que mas destaca. En fin, Smash en estado puro: caos, improvisación, libertad, distorsión. Smash era esto. Había que “dejarse llevar por la música”, y no dudaron en llevar su consigna hasta el límite. Fantástico.

Despedida en calma, tras la tempestad de la anterior canción, con “Good Bye”, de guitarras delicadas. Preciosa la combinación del sonido y los arreglos las dos guitarras.



Tras este disco, la orientación de la música de Smash cambió de rumbo. Antes de la grabación de este disco, Antonio García Pelayo había tenido una especie de revelación al escuchar el disco de Miles Davis “Sketches of Spain”. ¿Como podía ser que un tipo norteamericano hubiera conseguido integrar el flamenco con el jazz, y nadie es España hiciera algo parecido? Aquí es donde surgió el concepto del “rock andaluz”, y eso es lo que propuso al grupo. Así que una vez grabado este segundo disco (que como el propio grupo reconoce se grabó con prisas para responder al contrato que tenían con la compañía), se orientaron hacia una mezcla de flamenco y rock. Ya habían integrado el flamenco en este segundo disco, pero ya con la entrada de Manuel Molina al grupo (si, el de Lole y Manuel), grabaron el histórico single “El Garrotín”, para el sello Bocaccio, con producción de Alan Milhaud.  Lo que se considera la primera piedra del rock andaluz. Esa idea de Gonzalo García Pelayo de mezclar el rock con lo autóctono, y cuya formula llevarían a otro nivel grupos como Triana.

Diversos problemas con la compañía, y la marcha de Gualberto, llevarían a la desaparición del grupo, que se volvería a reunir en 1978. En 1979 llegaron a grabar una actuación para el programa de Ángel Casas, “Musical Express”. Al día siguiente de la grabación Julio Matito fallece en accidente de automóvil.


ACTUACION MUSICAL EXPRESS


 


Antonio Rodríguez, tras la separación inicial de Smash, se integra en el grupo Goma, con los que graba, entre otros, uno los discos mas legendarios del rock progresivo español de los 70: “14 de abril”. Después colaboraría con grupos como Pata Negra, o Kiko Veneno.

Espero que sirva esta reseña como homenaje uno de los grupos históricos de nuestro rock, y en particular a Antonio “Smash” desaparecido recientemente.

 

Enlace al discocompleto Youtube


Mi disco no es una edición original. La copia del 71 está a precios de coleccionista. Pero esta que compré en 2023 tiene un buen sonido, y un encarte de calidad. Es de esas reediciones, a precio razonable, a las que hay que lanzarse de cabeza cuando son publicadas porque desaparecen en muy poco tiempo.

 

Espero que lo disfrutéis.

 

Un saludo.

 

Ruben Diskobox

PODCAST DISKOBOX


Comentarios

  1. Una pasada. Con la de producciones ochenteras infectas que corrían por España en la época (muchas reseñadas en este espacio)... y en los 70 ¡y en Sevilla, ojo! se encuentra uno con este sonido, estas melodías, estas interpretaciones... lo dicho. Una pasada. Discarral. Gruparral. Entradaca. Un abrazo y feliz finde. KING

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Muchas gracias. Si que es un discarral, si. Y me encanta tambien el sonido del disoco. Uno de esos "milagros" que ocurren de vez en cuando. Cuatro músicos que coinciden en un espacio-tiempo determinado y se crea la magia entre ellos. Duraron poco, pero dejaron huella. Lo del underground sevillano merece un análisis profundo, porque salieron de allí autenticas maravillas. Me alegro de que lo hayas disfrutado. Un saludo.

      Eliminar
  2. Fantástica entrada tío! No tengo este disco, el debut si que lo tengo y es cojonudo, escucharlos en su momento tuvo que ser la hostia. Un saludo!

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Muchas gracias por el comentario. Si, su primer disco también es para enmarcar. Desde luego, escucharlos en su momento tuvo que ser muy chocante. Entonces no era habitual que un grupo mezclase ese batiburrillo de influencias. Fueron una de esas “anomalías” maravillosas, y por eso creo que merecen un hueco fundamental en nuestra historia. Gracias, y un saludo.

      Eliminar
  3. ¡Qué buen homenaje a unos imprescindibles de nuestra Historia roquera! Siempre prefiero las canciones más "roquerillas", pero qué gozada de banda. Eso que dices de los precios "de coleccionista" me ha pasado alguna vez y acabo confirmándome con una edición en cedé o una redición en vinilo. Soy más de cantidad que de calidad 😅 también te digo. Un saludo.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Tú lo has dicho. Para mí son imprescindibles. Una maravilla de grupo, y su influencia es indudable. Históricos. Si, yo también suelo estar atento a esas reediciones, sobre todo del rock español de los 70, porque en general son escasas, y los precios de los originales están por las nubes. Hay reediciones muy dignas. Concido contigo, si me gusta un disco y encuentro una reedición que me guste, no lo dudo. Siempre se lo digo a mis amigos, yo no soy "coleccionista", soy melómano. Coincido contigo. Un saludo, y gracias por comentar.

      Eliminar
    2. Yo creo que quienes escribimos por este blog somos más melómanos que coleccionistas, aunque a veces parezcamos más Diógenes que otra cisa 😅

      Eliminar
    3. Totalmente de acuerdo 😅

      Eliminar
    4. Has dado en el clavo, al menos en mi caso. Una mezcla de amor por la música y Diógenes me define por completo, mucho más que coleccionista, toda la razón.KING

      Eliminar
  4. Poniéndose en la época y el sitio donde se grabó esto, sólo puede surgir la palabra adelantados. O genios. Quizás si no lo pones así en perspectiva,se te escapar un poco el disco. Pero la calidad está si. Excepto el Behind (nunca me ha llegado el flamenco, la copla y las rumbas por lo que el rock andaluz se me atraganta y eso que lo intento) el resto me ha gustado mucho. Un saludo

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Efectivamente, se puede decir que se adelantaron a su época. Me alegro de que te haya gustado, excepto ese experimento llamado "Behind the stars". Eso si que fue adelantarse del todo al rock andaluz. Aunque te tiene que gustar, claro. Reconozco que es algo "muy particular", esa mezcla de flamenco y rock. Estoy pensando ya en algún disco de este estilo que quizás traiga por aquí en el futuro. Puede que en algún momento conectes con este estilo. Un saludo, y gracias por comentar.

      Eliminar

Publicar un comentario

Otros crímenes...

a-ha – “Hunting High And Low” (Warner Bros Records, 1985)

Hay dos canciones cuyas diez primeras notas de sintetizador tienen un sabor inequívoco y 'auténtico' a años 80. Una es “ Just Can’t Get Enough ” de Depeche Mode (‘p a-pa-pa-pa-pa-pa-pam ’…) y la otra es “ Take On Me ” de a-ha (‘ ta-na-na-na-nanana ’…), el grupo protagonista de este #FFVinilo, titulado “ Hunting High And Low ”, donde venía incluida.   Me hace ilusión traerlo, además, porque es un disco especial para mí. Fue el primero que me regalaron, corría el año 1988 y en mi clase del colegio se hizo el típico “amigo invisible” al final del curso, como despedida, pues al año siguiente empezábamos el instituto y nos separábamos después de muchos años juntos en la educación general básica. En aquel momento yo era fan acérrima de estos noruegos, como solo puede serlo una adolescente en plena edad del pavo. Y mi “amiga invisible” me regaló este disco, cosa que yo le agradecí eternamente porque, como digo, era seguidora incondicional del grupo, y también porque, como ya he ...

Stevie Wonder - In square circle (1985, Tamla Records)

    Voy a compartir con vosotros uno de los LPs de mi colección con una portada más vistosa o curiosa. No es que sea, musicalmente hablando, uno de mis favoritos. Pero bueno, esa portada en 3D y el libreto en plan CD pero a tamaño de vinilo, son fantásticos. A sus 35 años, en 1985, Stevie Wonder publicó este disco. Todos conocéis más o menos su historia: éxitos en los años 60 siendo un niño prodigio. Lo rompió en los 70 editando varios clásicos. Y a principio de los 80 tuvo su época dorada en ventas: “ I just called to say I love you ” de la película La mujer de rojo fue todo un éxito, como su colaboración en el “ We are the world ”. Con este disco ganó en los Grammys del 86 la categoría de Best Male R&B Vocal Performance vendiendo más de 4 millones de copias a nivel mundial, la mitad de ellas en USA. En este disco, Mr. Wonder , reservó la cara A para las canciones de amor y la cara B para las que tenían un contenido más político o social.   “ Part-time lo...

Warlock - Burning the witches (Mausoleum records – 1984)

Amigos del vinilo, metidos ya en plena canícula –cómo me gusta utilizar palabras raras y eso que soy de ciencias– voy a dedicar mi entrada de hoy al debut del grupo de Doro Pesch . Porque sí, aunque evidentemente Warlock nació como banda y la la diminuta vocalista de Düsseldorf era principalmente su frontwoman , lo cierto es que su carisma y su fuerza –además de su continuidad en el tiempo al frente del proyecto– la acabaron convirtiendo su parte más visible e identificable. De hecho, Doro ha construido su carrera con esos cimientos y el recuerdo de sus compañeros se ha ido difuminando entre la bruma del tiempo. Total, que tras pasar por numerosas bandas underground , el batería Michael Eurich , el bajista Frank Rittel , los guitarristas Peter Szigeti y Rudy Graf y la pequeña Dorothee –que por entonces contaba 18 años– fundan oficialmente Warlock y consiguen su primer contrato con el sello Mausoleum , que pone en las tiendas este sem...

Carlos Santana - "Europa" (CBS, 1976)

Es imposible no identificar esta canción con solo escuchar las cinco primeras notas. A pesar de ser instrumental es tan conocida que cualquiera con un mínimo de cultura musical podría “ cantar ” y reconocer las notas iniciales ( tan-tan-na-na-na-nanananá-tanananá…. ). Y cualquiera con un mínimo de sensibilidad también notará cómo se le eriza el vello. Es una melodía que llega al alma, triste y melancólica, una guitarra que habla y llora, que nos cuenta una historia y, sin necesidad de palabras, solo con las notas de la guitarra es fácil de entender. Pero veamos qué hay detrás de ella. Vamos a desnudarla y a comprenderla.

Dare - Out of the silence (A&M, 1988)

  Darren Wharton era un mocoso cuando tocó los teclados en el Chinatown de Thin Lizzy, allá por 1980. Acababa de cumplir 18 años. Se mantuvo en la banda los dos siguientes álbumes, Renegade (1981) y Thunder & Lighting (1983) curtiéndose en los escenarios con Scott Gorham, John Sykes, Brian Downey, Snowy White y, por supuesto, Phil Lynott, en cuyo álbum en solitario de 1982 también tocó. Años después del final de Thin Lizzy formó su propia banda, a la que llamó Dare por consejo de Lemmy Kilmister; en algún lugar de Alemania, en medio de la última gira de "los Lizzy" le sugirió el nombre. El grupo sufrió numerosos cambios hasta llegar a este debut de 1988.  La voz de Darren Wharton y la guitarra de Vinny Burns comandan este álbum sin relleno que juega entre los sonidos AOR de la época, el hard rock melódico y cierto aroma celta en algunos pasajes, con protagonismo absoluto de sintes y teclas en la mezcla final. Junto a ellos, Brian Cox a los teclados (labor que compa...

The Replacements - Let it be (1984, Twin/Tone Records)

..."Let it be" es un disco más versátil que las dos referencias precedentes, más amplio y expansivo sónicamente... Por Jorge García . En 1984  The Replacements  lanzan  "Let it be" , su tercer disco y como ha demostrado el paso del tiempo, el más popular que publicase nunca la banda de Minnesota. Con "Let it be" el grupo afronta nuevos retos sónicos y estilísticos, encaminan sus pasos hacia un sonido menos rugoso y pesado, buscan más matices y pierden en fiereza, o tal vez lo que hacen es encauzarla dentro de unos parámetros más amplios . Con todo ello, "Let it be" es un disco más versátil que las dos referencias precedentes, más amplio y expansivo sónicamente y con una importante progresión en lo referente a los textos, que se muestran más afilados y trascendentes. Cierto que pierde en fiereza y aceleración, pero aquí descubrimos una capacidad milagrosa para la composición de melodías por parte de  Paul Westerberg , que también parece encontrar...