Ir al contenido principal

Hank Idory - Hank Idory (Pretty Olivia Records, 2017)




Hay una pregunta que me ronda la cabeza desde hace varios años, sin que nadie haya logrado darme una respuesta convincente, y me temo que nunca encontraré la respuesta. ¿Que les dan en la zona de Valencia (y alrededores) para que desde hace 20 años haya surgido una escena de power-pop con un nivel que roza la excelencia? Basta citar algunos nombres para darse cuenta de que algo raro pasa en esa zona geográfica: Vicente Prats, Octubre, Señor Mostaza, Damien Lott (que toca la batería en este disco), Star Trip, Hank Idory,… seguro que me dejo alguno, pero ¿no es curioso la cantidad de grupos de primer nivel surgidos en las últimas décadas en la zona del Levante?

Hoy os traigo unos de esos discos que más he escuchado en la última década. Y la prueba de que no es verdad que a partir de cierta edad uno pierda la capacidad de sorpresa y no pueda engancharse a nuevos grupos. Y es lo que me pasó con este disco. Publicado en 2017. Llegó a mis oídos por casualidad, y desde la primera escucha me enganchó. Es verdad que soy fácil de contentar: en cuanto suenan unas guitarras Rickembaker, producciones límpidas, armonías vocales luminosas, y unas melodías absolutamente evocadoras, a mi ya me han ganado.

Hank Idory es el grupo tras el que se encuentra el músico Juancho Alegrete, y éste fue su primer disco, publicado en 2017. Su segundo disco, “Sentimental Jamboree”, de 2022, también es absolutamente espectacular. Algún día lo traeré también por aquí.

El nombre hace referencia al clásico disco de Bowie “Hanky Dory”, aunque la música se acerca más a otros parámetros.

Yo suelo aplicar una formula que casi siempre funciona:

Melodías + coros + RnR = Power Pop

Evidentemente hay Power Pop en la música de Hank Idory. Se puede sentir la influencia del “jungle-pop” mas ortodoxo, ese de los Byrds, Big Star, o Teenage Fanclub. Guitarras potentes, pero melódicas y luminosas al mismo tiempo. Pero es evidente que esta etiqueta se le queda corta a la música de Hank Idory. Cuando uno escucha el disco, siente que en su música hay un poso de melancolía, de tristeza serena. Una mezcla de sentimientos encontrados. ¿Es un disco alegre o triste? No lo sabría decir. Creo que es una mezcla de los dos sentimientos. Es alegre y triste a la vez. ¿Esto es posible? Si, absolutamente (¿acaso no se habla del sentimiento de “saudade” en la Bossa Nova?). Y esto tiene que ver con otra de las influencias de Juancho Alegrete: el sunshine pop. Esa ola de pop luminoso, pero con un sentimiento algo decadente al mismo tiempo, ha influido enormemente en su música, y eso esta presente en el disco. Cuando uno indaga en las influencias de este músico, él mismo habla de su admiración por grupos como “The Association”.

¿Y esas instrumentaciones, esos arreglos orquestales, esos sonidos de vientos, teclados, trompetas, más propios del pop barroco? Le he escuchado citar en varias ocasiones a Burt Bucharach, y también a muchos grupos representantes del pop barroco y del pop de orfebrería de la década de los 60 (evidentemente, los Beatles y los Beach Boys también están representados en todo el collage de músicas que han influido en Juancho Alegrete). Esto lo explica todo. Toda esa mezcla esta perfectamente equilibrada en este disco.

Es evidente que tras este disco hay un trabajo minucioso en los arreglos, en la ejecución, y en la producción. El sonido de la batería me vuelve loco, y el de las guitarras (obvio) es un sonido perfecto. Carlos Soler es el productor del disco, y creo que ha conseguido una mezcla limpia, equilibrada, y deja el hueco necesario a toda la variedad y riqueza de arreglos que hay repartidos de manera magistral por todo el disco (desde las guitarras de 12 cuerdas hasta sintetizadores Moog o mellotrones).



Aparte del nivel de cariño y exigencia que se aprecia en el aspecto musical del disco, está claro que Juancho Alegrete ha querido dar un concepto de “obra completa” al disco, cuidando también su aspecto visual. Es difícil representar visualmente el concepto que un artista quiere dar de su obra, y que encaje también con la forma en que los receptores de esa obra lo percibimos. Pero creo que ha dado en el clavo con la portada (obra de Javier Sáez).

Esto me lleva a otra reflexión. ¿En qué pensáis cuando escucháis una canción? ¿Veis al grupo actuando, veis notas musicales, nubes paseando por el cielo? En esta canción que os pongo como ejemplo (una de mis favoritas del disco), yo no puedo evitar, después de un momento de cielo gris, nubarrones, y lluvia, ver claramente salir el arco iris (el de la portada) cuando llega ese estribillo luminoso.

Dame Una Solución 

 

Otro ejemplo del aspecto estético del disco es este fabuloso video, obra del diseñador pop Álvaro Ortega:

Algo está cambiando

 

¿Queréis otro ejemplo de cómo crear una obra maestra de pop a partir de una melodía deliciosa y unos arreglos magistrales, tanto en los coros como la instrumentación? Aquí suenan pianos eléctricos, flautas, guitarras eléctricas limpias, otras distorsionadas, trompetas, armonías vocales grandilocuentes… sublime.

 

Lo mejor de mi

 

No puedo tampoco olvidarme del sello Pretty Olivia. Echadle un vistazo a su catálogo porque su buen gusto para la música esta fuera de toda duda.


 


Así pues, este disco fue para mí uno de los descubrimientos de la pasada década. Un disco absolutamente perfecto. Power pop preciosista, pop radiante, con unas melodías espectaculares, armonías certeras, con ese sonido cristalino de guitarras Rickenbaker, para mi gusto, de lo mejor que se ha publicado en España en los últimos tiempos. Otro de esos discos que creo que ha pasado demasiado desapercibido, y por eso quiero reivindicarlo en este foro. Si alguien descubre y se engancha al grupo gracias a este post, me dio por satisfecho.

 

 

Aquí os dejo el disco completo.

Hank Idory - Youtube


En la pagina Facebook de Hank Idory se puede leer: “En busca de la melodía perfecta”. Espero que la siga buscando por mucho tiempo.

 

Saludos,

Ruben Diskobox


Podcast Diskobox


Comentarios

  1. Joder, un entradón muy bien escrito, aunque dedicado a un disco que no me provoca la alegría que a ti. Pese a ello, la verdad es que tiene unos arreglos muy currados y su escucha me ha resultado bastante más agradable de lo que imaginaba (El tiempo siempre miente me ha atrapado un poquito, debo admitirlo). Me quedo con lo que dices sobre su producción límpida, sus armonías vocales luminosas y sus melodías evocadoras (aunque seguramente a mi no me evoquen lo que a ti). Me parece cierto también lo que comentas sobre que envuelto en esa atmósfera poppy se advierte un poso de melancolía, y estoy muy de acuerdo en que la parte gráfica encaja perfectamente en el diseño sonoro del álbum. En particular, me gusta mucho la foto de la funda de la guitarra sobre la hierba. En fin, es todo cuanto puedo comentar del disco que –como siempre– he escuchado atentamente. Saludos. KING

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Muchas gracias por tu comentario. Lo primero que tengo que decir es que admiro enormemente tu disciplina para escuchar atentamente todos los discos que pasan por aquí, incluso los que no son de tu gusto. Soy de los que piensan que siempre se pueden encontrar cosas interesantes incluso en géneros alejados de las preferencias musicales propias de cada uno. En cualquier caso, me doy por satisfecho si has encontrado cosas interesantes en el disco, aunque no sea de tu estilo preferido. Saludos.

      Eliminar
  2. Qué gusto leerte. La pasión que le pones contagia. En verdad es un disco triste, con abrazos y sonrisas melodiosas, pero amargo en el fondo. Obviamente, no despierta sentimientos parecidos a los tuyos. De hecho, varias de las canciones son demasiado ¿powerpop? Tarde en Arecibo, Hoy empieza todo o El tiempo siempre miente, quizá por ese poso roquero que atesoran, me han gustado más. Lo que no puede discutirse es el barroquismo de la mayoría de las canciones, lleno de detalles y arreglos. Una portada preciosa también. Genial aporte. Un saludo.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Ostras, me estoy poniendo rojo con los halagos...muchas gracias. Ya te digo que es un disco que me atrapó completamente cuando salió, y admiro profundamente a este musico, por esa capacidad para crear pequeñas joyas pop de orfebrería. Son de esas obras que no tienen mucha repercusión comercial, pero hechas con mucho cariño y detalle. El objetivo es darle un mayor foco en este espacio. Si he conseguido contagiar un poco de esa "pasión" por el disco, me doy por más que satisfecho. Muchas gracias por tu comentario. Saludos.

      Eliminar
  3. Entradón muy entretenido que denota pasión y conocimiento de lo que hablas, gracias. Pues a a tu pregunta, ya sabes que la música forma parte del ADN de los valencianos, la atienen en su vida cotidiana, ocio y cultura, trasmitiéndose de generación en generación a través de las bandas de música y sociedades de las que. hay un par de ellas en cada pueblo. Posteriormente tanto chicos y chicas que se han formado en estas bandas evolucionan al pop, rock, tecno, etc... Voy a pegarle una escucha al disco. Saludos. P

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Muchas gracias. Es un músico al que admiro profundamente, y espero que el disco te guste. Y tu respuesta a la pregunta me ha convencido. Simplemente hay que plantar la semilla de la afición a la música, y hacer que ésta forme parte de nuestra cultura cotidiana (esto es lo que a veces falla). Luego estos chavales, de forma natural, formarán sus bandas, y transmitirán esa pasión a las futuras generaciones. Has dado en el clavo. Gracias por el comentario. Saludos.

      Eliminar

Publicar un comentario

Otros crímenes...

a-ha – “Hunting High And Low” (Warner Bros Records, 1985)

Hay dos canciones cuyas diez primeras notas de sintetizador tienen un sabor inequívoco y 'auténtico' a años 80. Una es “ Just Can’t Get Enough ” de Depeche Mode (‘p a-pa-pa-pa-pa-pa-pam ’…) y la otra es “ Take On Me ” de a-ha (‘ ta-na-na-na-nanana ’…), el grupo protagonista de este #FFVinilo, titulado “ Hunting High And Low ”, donde venía incluida.   Me hace ilusión traerlo, además, porque es un disco especial para mí. Fue el primero que me regalaron, corría el año 1988 y en mi clase del colegio se hizo el típico “amigo invisible” al final del curso, como despedida, pues al año siguiente empezábamos el instituto y nos separábamos después de muchos años juntos en la educación general básica. En aquel momento yo era fan acérrima de estos noruegos, como solo puede serlo una adolescente en plena edad del pavo. Y mi “amiga invisible” me regaló este disco, cosa que yo le agradecí eternamente porque, como digo, era seguidora incondicional del grupo, y también porque, como ya he ...

Stevie Wonder - In square circle (1985, Tamla Records)

    Voy a compartir con vosotros uno de los LPs de mi colección con una portada más vistosa o curiosa. No es que sea, musicalmente hablando, uno de mis favoritos. Pero bueno, esa portada en 3D y el libreto en plan CD pero a tamaño de vinilo, son fantásticos. A sus 35 años, en 1985, Stevie Wonder publicó este disco. Todos conocéis más o menos su historia: éxitos en los años 60 siendo un niño prodigio. Lo rompió en los 70 editando varios clásicos. Y a principio de los 80 tuvo su época dorada en ventas: “ I just called to say I love you ” de la película La mujer de rojo fue todo un éxito, como su colaboración en el “ We are the world ”. Con este disco ganó en los Grammys del 86 la categoría de Best Male R&B Vocal Performance vendiendo más de 4 millones de copias a nivel mundial, la mitad de ellas en USA. En este disco, Mr. Wonder , reservó la cara A para las canciones de amor y la cara B para las que tenían un contenido más político o social.   “ Part-time lo...

Warlock - Burning the witches (Mausoleum records – 1984)

Amigos del vinilo, metidos ya en plena canícula –cómo me gusta utilizar palabras raras y eso que soy de ciencias– voy a dedicar mi entrada de hoy al debut del grupo de Doro Pesch . Porque sí, aunque evidentemente Warlock nació como banda y la la diminuta vocalista de Düsseldorf era principalmente su frontwoman , lo cierto es que su carisma y su fuerza –además de su continuidad en el tiempo al frente del proyecto– la acabaron convirtiendo su parte más visible e identificable. De hecho, Doro ha construido su carrera con esos cimientos y el recuerdo de sus compañeros se ha ido difuminando entre la bruma del tiempo. Total, que tras pasar por numerosas bandas underground , el batería Michael Eurich , el bajista Frank Rittel , los guitarristas Peter Szigeti y Rudy Graf y la pequeña Dorothee –que por entonces contaba 18 años– fundan oficialmente Warlock y consiguen su primer contrato con el sello Mausoleum , que pone en las tiendas este sem...

Carlos Santana - "Europa" (CBS, 1976)

Es imposible no identificar esta canción con solo escuchar las cinco primeras notas. A pesar de ser instrumental es tan conocida que cualquiera con un mínimo de cultura musical podría “ cantar ” y reconocer las notas iniciales ( tan-tan-na-na-na-nanananá-tanananá…. ). Y cualquiera con un mínimo de sensibilidad también notará cómo se le eriza el vello. Es una melodía que llega al alma, triste y melancólica, una guitarra que habla y llora, que nos cuenta una historia y, sin necesidad de palabras, solo con las notas de la guitarra es fácil de entender. Pero veamos qué hay detrás de ella. Vamos a desnudarla y a comprenderla.

Dare - Out of the silence (A&M, 1988)

  Darren Wharton era un mocoso cuando tocó los teclados en el Chinatown de Thin Lizzy, allá por 1980. Acababa de cumplir 18 años. Se mantuvo en la banda los dos siguientes álbumes, Renegade (1981) y Thunder & Lighting (1983) curtiéndose en los escenarios con Scott Gorham, John Sykes, Brian Downey, Snowy White y, por supuesto, Phil Lynott, en cuyo álbum en solitario de 1982 también tocó. Años después del final de Thin Lizzy formó su propia banda, a la que llamó Dare por consejo de Lemmy Kilmister; en algún lugar de Alemania, en medio de la última gira de "los Lizzy" le sugirió el nombre. El grupo sufrió numerosos cambios hasta llegar a este debut de 1988.  La voz de Darren Wharton y la guitarra de Vinny Burns comandan este álbum sin relleno que juega entre los sonidos AOR de la época, el hard rock melódico y cierto aroma celta en algunos pasajes, con protagonismo absoluto de sintes y teclas en la mezcla final. Junto a ellos, Brian Cox a los teclados (labor que compa...

The Replacements - Let it be (1984, Twin/Tone Records)

..."Let it be" es un disco más versátil que las dos referencias precedentes, más amplio y expansivo sónicamente... Por Jorge García . En 1984  The Replacements  lanzan  "Let it be" , su tercer disco y como ha demostrado el paso del tiempo, el más popular que publicase nunca la banda de Minnesota. Con "Let it be" el grupo afronta nuevos retos sónicos y estilísticos, encaminan sus pasos hacia un sonido menos rugoso y pesado, buscan más matices y pierden en fiereza, o tal vez lo que hacen es encauzarla dentro de unos parámetros más amplios . Con todo ello, "Let it be" es un disco más versátil que las dos referencias precedentes, más amplio y expansivo sónicamente y con una importante progresión en lo referente a los textos, que se muestran más afilados y trascendentes. Cierto que pierde en fiereza y aceleración, pero aquí descubrimos una capacidad milagrosa para la composición de melodías por parte de  Paul Westerberg , que también parece encontrar...